72 resultados para Aesthetics

em Université de Montréal, Canada


Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Lâesthétique de Madame de Staël and Mary Shelley discute lâart de lâimprovisation et le concept de lâenthousiasme dans les écrits de ces deux auteurs. Dans ce projet, jâexplore lâesthétique dâimprovisation et dâenthousiasme de Madame de Staël dans Corinne, en me référant à son autre roman Delphine, à sa pièce de théâtre Sapho, et à ses nouvelles ainsi quâà ses textes philosophiques comme De lâAllemagne, De lâinfluence des passions, et De la littérature. Jâargumente que Madame de Staël représente à travers le caractère de Corinne une esthétique anti-utilitaire. Jâexplique quâelle évoque des valeurs cosmopolites qui valorisent une culture indigène qui est en opposition avec lâimpérialisme de Napoléon. De plus, jâexamine comment les improvisations de Corinne dérivent dâun enthousiasme qui est associé à la définition que Platon offre du terme. Ceci est évident par la signification que Madame de Staël présente du terme dans De LâAllemagne. Jâinterprète la maladie de Corinne comme étant dâorigine psychosomatique qui est manifesté par la perte de son génie et par un suicide lent qui est une expression de colère contre la patriarchie. Le caractère de Corinne permet à Madame de Staël dâexplorer le conflit que les femmes artistes éprouvaient entre ayant une carrière artistique et adhérant à lâidéologie domestique. Chapitre deux se concentre sur lâintérêt que Shelley démontre sur lâart de lâimprovisation comme elle lâexprime dans ses lettres à propos de lâimprovisateur Tommaso Sgricci. Malgré sa fascination avec la poésie extemporanée, Shelley regrette que cette forme dâart soit évanescente. Aussi, jâexamine son enthousiasme pour un autre artiste, Nicolò Paganini. Son enchantement avec se violoniste virtuose est lié à des discours concernant le talent surnaturel des improvisateurs. Jâargumente quâil y a un continuum dâimprovisation entre les balades orales du peuple et les improvisations de culture sophistiqué des improvisateurs de haute société. Jâestime que les Shelleys collaboraient à définir une théorie dâinspiration à travers leurs intérêts pour lâart de lâimprovisation. Chapitre trois considère le lien entre cosmologie et esthétique dâinspiration à travers la fonction de la musique, spécialement La Création de Joseph Haydn, dans The Last Man de Shelley. Jâexamine la représentation du sublime des Alpes dans le roman à travers de discours qui associent les Alpes avec les forces primordiales de la création. Les rôles de la Nécessité, Prophétie, et du Temps peuvent être compris en considérant la musique des sphères. Chapitre quatre explore les différentes définitions de terme enthousiasme dans les écrits de Shelley, particulièrement Valperga et The Last Man. Je discute lâopinion de Shelley sur Madame de Staël comme suggéré dans Lives. Jâanalyse les caractères qui ressemblent à Corinne dans les écrits de Shelley. De plus, je considère les sens multiples du mot enthousiasme en relation avec la Guerre civil dâAngleterre et la Révolution française. Je présente comment le terme enthousiasme était lié au cours du dix-septième siècle avec des discours médicales concernant la mélancolie et comment ceci est reflété dans les caractères de Shelley.

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Ce texte a été présenté à la table ronde « Contested Footage: Snuff, Disease, the Avant-Garde, and the Archive » lors du congrès annuel de la PCA/ACA (Popular Culture Association/American Culture Association) qui se tenait à la Nouvelle-Orléans, du 1er au 4 avril 2015. La participation à ce congrès sâinscrivait dans le cadre du projet de recherche « Archives et création : nouvelles perspectives sur lâarchivistique » sous la direction dâYvon Lemay. Ce projet est financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du programme Savoir (2013-2016).

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Le bâtir est un trait fondamental de la condition humaine. à notre époque, les réflexions en vue de mieux comprendre le sens phénoménologique et anthropologique de lâacte de bâtir se multiplient. La constante qui semble rallier ces réflexions consiste à reconnaître lâenracinement du sens de lâacte de bâtir dans lâhabiter : le bâtir puiserait ainsi sa signification première dans lâha- biter. Ce ralliement et ce consensus semblent marquer ainsi ce que lâhistoire pourrait un jour désigner comme le « tournant » de lâhabiter en architecture. Il est maintenant permis dâenvisager et de construire le portrait global de cette activité en usant de toutes les palettes de couleurs que comprend le spectre des facultés de lâesprit humain : la poétique (lâesthétique et la technique), la logique, la phénoménologie, lâherméneutique, la rhétorique, la mystique et, bien sûr, lâéthique.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Ayant réalisé neuf longs-métrages entre 1988 et 2007, aussi que plusieurs campagnes publicitaires, vidéo-clips, courts-métrages et projets collectifs, Wong Kar-wai est un des réalisateurs contemporains les plus importants actuellement. Issu de l'industrie cinématographique fortement commerciale de Hong Kong, Wong est parvenu à attirer l'attention du circuit international des festivals de cinéma avec son style visuel unique et son récit fragmenté. Considéré par plusieurs critiques comme le poète de la recherche dâidentité de Hong Kong après 1997, Wong Kar-wai défie toutes les tentatives de catégorisation. Lâétude qui se poursuivit ici a donc pour objet essentiel de fournir une analyse attentive et complète de son oeuvre, tout en se concentrant sur les traits stylistiques qui donnent à ses films une unité. Ces caractéristiques correspondent à une certaine façon de raconter des histoires, de composer des personnages et des récits, de manipuler le temps et d'utiliser des ressources techniques de sorte que ses films offrent une identité cohérente. L'objectif est d'analyser les différents composants de ses images pour découvrir comment ses films communiquent les uns avec les autres afin de créer une identité unique. Pour atteindre cet objectif, je pose comme hypothèse de travail que le cinéma de Wong est marqué par une structure dualiste qui permet à ses films de présenter des qualités contradictoires simultanément. La plupart de mes arguments se concentrent sur le travail du philosophe français Gilles Deleuze, qui a proposé une théorie du cinéma divisé entre lâimage-mouvement et lâimage-temps. Je considère que sa théorie fournit un cadre valide sur lequel les films de Wong peuvent être projetés. Tandis que ma recherche se concentre sur lâinterprétation textuelle des films, je profiterais également dâune analyse comparative.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Les différents commentateurs de Lovecraft se sont au fil du XXe siècle jusquâà nos jours entendus sur un point : lâoriginalité de son oeuvre. Impossible à cataloguer dans un genre littéraire précis, offrant de multiples couches dâinterprétation, celle-ci fut analysée à la fois sous lâangle psychanalytique et sous lâangle philosophique et scientifique. Cependant, la dimension purement esthétique semble, peut-être par négligence, avoir été oubliée. Notre mémoire propose une investigation de lâesthétique dans lâoeuvre de Lovecraft. Notre hypothèse de recherche repose sur les analogies évidentes et pourtant peu approfondies par la critique entre lâesthétique de celle-ci et lâesthétique cosmogonique de lâAntiquité. Dans un premier temps, nous situerons lâÅuvre dans son contexte littéraire, câest-à-dire que nous nous pencherons sur les rapports évidents quâelle entretient avec des auteurs tels que J.R.R. Tolkien et Arthur Conan Doyle et sur les différences moins évidentes qui la distinguent dâautres dâauteurs tels que H.G. Wells et William Hope Hodgson. Ensuite, nous mettrons en perspective les différences qui la séparent logiquement de la cosmogonie hébraïque et de la tradition théologique et philosophique quâelle inaugure, entre autres, tel quâelle se cristallise dans La Divine Comédie de Dante. Finalement, nous démontrerons à partir dâune comparaison serrée de motifs analogues, présents dans la longue nouvelle de Lovecraft, At the Mountains of Madness et dans le poème dâHésiode, La Théogonie, le parallèle révélateur entre leurs esthétiques respectives; leurs esthétiques qui découlent de paradigmes du réel historiquement et essentiellement distincts, mais non pas opposés ou contradictoires.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

RÃSUMà Les répercussions du sida sur la communauté intellectuelle préfiguraient un changement certain dans lâesthétique littéraire contemporaine. Le témoignage de lâexpérience individuelle de lâécrivain, à cet instant de désarroi collectif et de répression sociale à lâégard de la communauté homosexuelle, cherchait à provoquer une reconfiguration de lâespace de lâaveu par la projection du sujet privé dans la sphère publique. Cette posture de mise à nu avait déjà vu le jour dans les écrits féministes des années 70, mais elle a subi dans les années 80 et 90 une transformation importante puisque câest le sujet masculin qui sâest exposé par la médiation du corps dans le récit de la maladie à lâheure du sida. Les discours de lâintime tentaient de rapprocher les espaces social et littéraire tout en affirmant des formes définies par des éthiques et des esthétiques hétérogènes. La période dâécriture de la maladie, qui clôt lâoeuvre de Guibert, est caractérisée par lâancrage du contexte social de lâépidémie du sida. Par conséquent, les trois récits qui la fondent, soit à lâami qui ne mâa pas sauvé la vie (1990), Le protocole compassionnel (1991) et Cytomégalovirus (1992), constituent le triptyque sur lequel sâappuiera ma réflexion, auquel sâajoute le journal tenu par Guibert depuis son adolescence jusquâà sa mort, Le mausolée des amants (2001), qui a été publié dix ans après la disparition de lâauteur. Cette oeuvre sâinscrit en partie dans cette mouvance du témoignage de la maladie, qui prend place entre 1987 et 1991, période pendant laquelle lâécrivain sent sa vulnérabilité sur le plan de sa santé. Il est proposé dâétudier à travers ces écrits lâécriture de lâaveu et de la dénonciation, telle quâelle est pensée chez Guibert. Il sâagira de réfléchir sur les stratégies et les fonctions du témoignage littéraire dâune telle expérience à travers la mise en récit du sujet. Une problématique traverse toutefois cette posture de mise en danger individuelle où la nécessité de se révéler est lâobjet dâun non-consensus. Or, cette recherche dâintensité par lâaveu, qui repose sur la maladie, la sexualité et la mort, veut dépasser sa dimension apocalyptique en tentant dâinscrire lâoeuvre dans une éthique sociale. De ce fait, le dévoilement, sur le mode de la dénonciation, sâoriente sur la dimension collective en prenant à partie la société et la communauté.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Ma thèse de doctorat, In the Circle: Jazz Griots and the Mapping of African American Cultural History in Poetry, étudie la façon dont les poètes afro-américains des années 1960 et 1970, Langston Hughes, David Henderson, Sonia Sanchez, et Amiri Baraka, emploient le jazz afin dâancrer leur poésie dans la tradition de performance. Ce faisant, chacun de ces poètes démontre comment la culture noire, en conceptualisant à travers la performance des modes de résistance, fût utilisée par les peuples de descendance africaine pour contrer le racisme institutionnalisé et les discours discriminatoires. Donc, pour les fins de cette thèse, je me concentre sur quatre poètes engagés dans des dialogues poétiques avec la musicologie, lâesthétique, et la politique afro-américaines des années 1960 et 1970. Ces poètes affirment la centralité de la performativité littéraire noire afin dâassurer la survie et la continuité de la mémoire culturelle collective des afro-américains. De plus, mon argument est que la théorisation de lâart afro-américain comme engagement politique devient un élément central à lâélaboration dâune esthétique noire basée sur la performance. Ma thèse de doctorat propose donc une analyse originale des ces quatre poètes qui infusent leur poèmes avec des références au jazz et à la politique dans le but de rééduquer les générations des années 2000 en ce qui concerne leur mémoire collective.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Cette thèse propose une analyse croisée du cinéma et du jeu vidéo sous un angle interdisciplinaire afin de montrer la réappropriation et le remédiatisation des structures narratives et formelles du jeu vidéo dans le cinéma dâeffets visuels du tournant du XXIe siècle. Plus spécifiquement, la thèse porte sur lâanalyse de trois figures majeures du jeu vidéo et de lâanimation dans la trilogie Matrix (Larry et Andy Wachowski, 1999-2003), dans Avalon (Mamoru Oshii, 2001) et dans Kung-Fu Hustle (Stephen Chow, 2004). La première section de la thèse consiste en une mise en place théorique par la présentation de certains paramètres esthétiques du cinéma dâeffets visuels et du jeu vidéo. Quelques réflexions préliminaires sur lâesthétique du cinéma dâeffets visuels sont dâabord esquissées avant de présenter les principales relations transmédiales entre le cinéma et le jeu vidéo. Ensuite, câest le cinéma transludique qui est défini alors que le terme découle de la synergie singulière entre le cinéma et le jeu vidéo. Puisque le cinéma transludique concerne spécifiquement la récupération de lâesthétique du jeu vidéo dans le cinéma contemporain, les prémisses dâune esthétique du jeu vidéo sont alors établies. Dans la deuxième section, ce sont les figures et sous-figures au cÅur de cette réflexion qui sont développées, pour ensuite les appliquer aux films du corpus. La première figure à lâétude est celle de lâexploration, alors que lâanalyse de la signification de cette figure dans la conception de jeu vidéo et dans les récits cinématographiques de science-fiction montre lâimportance de la navigation comme expérience spatio-temporelle dans les univers virtuels. Ensuite, câest lâutilisation récurrente de la figure vidéoludique du niveau (level) dans le cinéma hybride contemporain qui est soulignée, figure qui structure autant le récit que la forme représentationnelle des films transludiques. Enfin, la figure de la métamorphose, indissociable du cinéma dâanimation, est étudiée afin de souligner lâimportance de cette figure dans la création numérique et dâexpliquer la transformation de lâimage qui affecte le cinéma transludique, image qualifiée dâimage-frontière.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Thèse réalisée en cotutelle avec l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV), sous la direction de M. Michel Delon.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Les fichiers qui accompagnent le document incluent une archive .jar du zoom-éditeur (qui peut être lancé via un browser) et des exemples de z-textes réalisés avec ce logiciel.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Lâétude conceptualise la symbolique du Sud en tant quâespace identitaire construit par une idéologie politique et une esthétique. Les cartes géographiques inversées (1936, 1943) de Joaquín Torres García (Uruguay) sont une prise de position politique qui affirme le pouvoir dâénonciation des artistes latino-américains de façon indépendante aux centres culturels européens. Sa théorie, lâ« Universalisme Constructif », propose un nouvel art pour lâAmérique latine, combinant lâéthique artistique précolombienne et lâabstraction moderniste. Dans la nouvelle « Le Sud » (1953) et lâessai « Lâécrivain argentin et la tradition » (1951), Jorge Luis Borges (Argentine) redéfinit la littérature latino américaine, marginalisée et périphérique, en tant que littérature qui a droit à toute la culture occidentale. Il rejette une culture qui ne serait que nationaliste. Le diptyque de Fernando Solanas (Argentine) formé des films Sud (1985) et Tangos, lâexil de Gardel (1988) est étudié à partir de son manifeste « Vers un Tiers- Cinéma » (1969), coécrit avec Octavio Getino. Dans le diptyque, le Sud est un espace de dénonciation des censures de la dictature et de lâimpérialisme, mais aussi un espace de rénovation culturelle et identitaire. Dans son cinéma, Solanas utilise un produit culturel régional, le tango, comme outil de dénonciation politique. Tout au long de lâétude, on utilise des notions de Michel Foucault, (hétérotopie) et de Walter Mignolo (le centre amovible) pour approfondir le sens de lâespace Sud.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Notre thèse sâattache à définir certains rapports possibles entre le cinéma et le politique ou, plus précisément, entre le cinéma et le concept pratique de résistance. Il existe une théorie de la résistance, soit sous la forme dâune cartographie du pouvoir moléculaire (M. Foucault), soit sous la forme dâune analytique de la résistance (F. Proust). Il existe également une théorie de la résistance cinématographique, soit comme sociologie ou histoire de lâaction politique par le cinéma (cinéma de la Résistance, cinéma militant), soit comme une sémiotique des formes et des genres marginaux (cinéma expérimental, cinéma des avant-gardes). Suivant une direction tracée par Serge Daney et Gilles Deleuze, nous croyons quâil faut poser autrement le problème : si « le politique est affaire de perception », alors la résistance est dâabord une invention de visibilité et dâaudibilité. En ce sens, la résistance cinématographique est une exploration de ce que peut le cinéma, tant dâun point de vue esthétique, éthique, que politique. Dâoù notre hypothèse, qui est double : dâune part, cette invention de visibilité, cette création de potentiel nâest peut-être possible quâen passant par un ré-enchaînement anachronique dâune déformation plastique, narrative et audiovisuelle à une autre, câest-à-dire dâune survivance à une autre. Dâautre part, nous croyons quâune forme esthétique est en soi matière politique et manière de politique, et quâelle implique également une éthique venant brasser notre propre subjectivité (de cinéaste, de spectateur, de citoyen, etc.). Or, pour saisir cette invention de visibilité inhérente au cinéma, il faut en passer par une généalogie de certaines alliances théoriques et pratiques parmi les plus importantes. Le cas de trois machines autopoïétiques nous intéressera tout particulièrement, trois constellations dâÅuvres et de pensées qui débordent le nom propre des « Auteurs » convoqués : Eisenstein et les résistances méthodologiques ; Syberberg et les résistances plastiques ou audiovisuelles (à travers la seule figure du hors-champ) ; Welles et les résistances esth/éthico-politiques. Ainsi, une telle chaîne généalogique nous permettra de mieux mesurer lâefficace de ces résistances, mais sans désir de systématisation ni constitution dâune Théorie de la résistance cinématographique.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Cette thèse entend contribuer à la compréhension du processus de conception architecturale par le biais du concept de tectonique, notion dont lâhistoricité confirme une certaine diversité de significations, mais qui suscite une réflexion fondamentale sur le rapport entre lâesthétique architecturale et les moyens constructifs. La connaissance technique de la construction, constituée principalement au 18ème siècle, permettra une nouvelle réflexion sur le rapport entre lâesthétique architecturale et les moyens constructifs. Au 19ème siècle, moment de lâapparition du concept de « tectonique » dans le contexte du débat sur la notion de style, lâindéniable contribution de lâarchitecte et théoricien Gottfried Semper reconnaît la complexité matérielle de lâédifice. La reprise du terme au 20ème siècle par lâhistorien et théoricien Kenneth Frampton va quant à elle déplacer le sens de la tectonique vers lâidée dâun « potentiel dâexpression constructive ». Ces deux auteurs représentent deux grandes approches tectoniques convergeant sur la nécessité, pour toute théorie de lâarchitecture, dâencourager une réflexion critique de la construction. Cette thèse se développe en deux parties, lâune retraçant lâhistoire et les enjeux de la tectonique, lâautre, de nature plus concrète, cherchant à tester lâactualité du concept à travers une série dâanalyses tectoniques de projets modernes et contemporains. à la croisée de deux contextes géographiques différents, le Canada et le Brésil, le corpus de projets de concours que nous avons constitué considère la tectonique comme un phénomène transculturel. Nous formulons lâhypothèse dâune « tectonique du projet », câest-à-dire dâun espace théorique dans lequel les questions relatives au bâtiment sâélaborent dans des « tensions » dialectiques. Lâactualité des catégories semperiennes, dans lesquelles les différents « éléments » du bâtiment représentent différentes techniques de construction, est revisitée à partir de lâétude des projets de Patkau Architects (1986) et de MMBB Arquitetos (1990). Une tension entre les expressions symbolique et formelle issues du matériau brut est plus explicite dans lâétude des projets de Ramoisy Tremblay architectes (2002) et de Brasil Arquitetura (2005). La théorie de la transformation de matériau (Stoffwechseltheorie) de Semper est réexaminée parallèlement dans les projets dâArthur Erickson et Geoffrey Massey (1967) et de Paulo Mendes da Rocha (1969). Dans lâensemble de tensions tectoniques présentes tout au long de la conception, nous avons retenu plus particulièrement : le contact avec le sol, la recherche dâune homogénéité constructive, ou son opposé, la recherche dâune variété matérielle et, finalement la tension entre la dimension représentationnelle et la dimension technique de lâarchitecture. La modélisation du concept de tectonique, par un ensemble de tensions auxquelles les concepteurs doivent sâadresser en phase de projet, confirme que des questions en apparence simplement « techniques » concernent en fait tout autant le génie de lâinvention que la connaissance historique des idées architecturales.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Thèse réalisée en cotutelle avec l'Université de Provence au sein du département dâétudes cinématographiques, U.F.R. Lettres et Arts, L.E.S.A. Ãcole doctorale Lettres, Langues et Arts. Soutenue publiquement à l'Université de Provence le 16 juillet 2010.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

The focus of the study is on the values, priorities and arguments needed to advance â˜design for sustainabilityâ. The discussion critiques conventions related to innovation and technology and offers a product design approach that emphasises minimal intervention, integrated thinking-and-doing, reinstating the familiar, localization and the particularities of place. These interdependent themes are discussed in terms of their relationship to design for sustainability and are clarified through the conceptualization, design, production and use of a simple functional object that is, essentially, a â˜symbolic sustainable artefactâ. Although it is fully functional, its practical usefulness in contemporary society would probably be seen as marginal. Its potential contribution is as a symbol of an alternative direction. It asks us to consider aspects of our humanity that are beyond instrumental approaches. It challenges sustainable initiatives that become so caught up in practical and environmental concerns that they fail to question the underlying values, priorities and social drivers which affect how we act in the world; those behaviours and norms that have created the very problems we are so urgently trying to tackle. The discussion is accompanied by a parallel series of photographs that document the relationship between argument, locale and the creation of the conceptual artefact. These photographs convey some of the qualitative differences between the place of much contemporary artefact acquisition, i.e. the shopping mall, and the particular locale that yielded the artefact created during this study; they are also useful in conveying the potential relationship that exist between place and the aesthetics of functional objects.